Пятилетие по возвращении из-за границы, как уже упоминалось,— триумфальный и последний период его творчества. Он пишет своего знаменитого «Напольного гетмана» (ГРМ). Мы не знаем, кто этот человек. Исследователи называют ряд имен: от Мазепы, Полуботка, Скоропадского, Апостола до графа Казимежа Яна Сапеги — ни один из них не «вписывается» в этот почти трагический образ находящегося как бы наедине с собой, «думающего горькую думу» человека. Он небрежно облачен в коричневый с золотым позументом кунтуш с розовыми отворотами и свободно расстегнутую рубашку, волосы растрепаны. Запавшие глаза с покрасневшими веками под седыми нависшими бровями напряженно вглядываются не вдаль, а вглубь себя, красноречиво передавая мучительное состояние души. Кто бы ни был этот человек, так мог его изобразить только очень большой мастер, которому под силу сложные психологические характеристики. (Некоторые исследователи сейчас даже высказывают предположение, что это может быть
автопортрет).
Никитин мог быть очень разным, этот первый отечественный мастер Нового времени. Легко и естественно художник лепит форму, свободно и уверенно создает иллюзию пространства вокруг фигуры канцлера графа Гаврилы Ивановича Головкина (ПТ) в полупарадном портрете, написанном также после возвращения из пенсионерской поездки. Это поясное изображение, в котором большое внимание уделено регалиям: Андреевской ленте, голубому банту ордена Белого Орла и пр. Все вещно-осязаемо, хотя прописано широко и уверенно — коричневый кафтан на сиреневой подкладке, золотой позумент, белая рубашка и шейный платок, длинные локоны роскошного парика (про который в дневнике камер-юнкера Берхгольца не без юмора написано, что Головкин, возвратясь домой, водружал его на стену как украшение). Но по-прежнему для живописца главным остается лицо — с внимательным взором, немолодое, усталое, лицо человека, познавшего все тайны мадридского (то бишь русского) двора. Здесь то же предельное внутреннее напряжение, душевная сосредоточенность, почти меланхолия, что и в портретах доитальянского периода. «Головкин» близок им и общим композиционным решением, постановкой фигуры в пространстве, красочной гаммой. Все внимание мастера сосредоточено на лице, вполне отвечающем характеристике, которую давали ему современники: «Граф Головкин, государственный канцлер, старец почтенный во всех отношениях, осторожный и скромный: с образованностью и здравым рассудком соединял он в себе хорошие способности. Он любил свое отечество, и хотя был привязан к старине, не отвергал и введения новых обычаев, если видел, что они полезны <...> его подкупить было невозможно: посему-то он держался при всех Государях и в самых затруднительных обстоятельствах, так как упрекнуть его нельзя было ни в чем» (Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при Императорском Российском дворе в звании посла короля Испанского 1727—1730 гг.//Русский Архив. 1909. Кн. 1. Вып. 3. С. 399).
Неожиданный образ создает Никитин в портрете Сергея Строганова, младшего сына знаменитого Григория Строганова, последнем, как уже упоминалось, известном нам подписном портрете мастера (1726, ГРМ).
На портрете изображен 19-летний юноша. Еще далеко впереди его успешная государственная и военная служба (камергер, генерал-лейтенант), «случай» в правление императрицы Елизаветы Петровны (фаворитизм в XVIII в. определяли словами «он был в случае»). Еще далеко и до постройки Растрелли для него роскошного дворца на углу Мойки и Невского проспекта, где владелец разместит прекрасную картинную галерею, позднее успешно пополненную его сыном Александром, будущим президентом Академии художеств. Все это отделяют годы и годы. На портрете в композиции излюбленного художником живописного овала в прямоугольной раме представлен изящный, немного жеманный кавалер, завидный жених, желанный посетитель ассамблей и прочих увеселений, которым живо предались после снятия траура по великому императору, ретиво сменяя балы и фейерверки на катания по Неве.
Источник света в портрете — вне плоскости холста, сверху слева — освещает волосы, дает блики на стальную кирасу. Взор Строганова томный и рассеянный, легкая улыбка трогает губы. В наклоне головы, в развороте туловища господствует барочно-рокайльный ритм, которому соответствует и изысканный колористический строй: коричнево-розовые тона (в плаще, небрежно перекинутом через правое плечо), черные (в латах, придающих нечто романтично-рыцарственное облику модели), золотистые (в слегка припудренных волосах, ложащихся красивыми естественными кудрями).
Возможно, художник имел определенную «программу» решения образа, исходящую от самого заказчика. Не исключено, что граф Строганов специально заказал портрет в это трудное для живописца время сразу после смерти императора, когда он потерял прежних высоких покровителей и заказчиков,— и выразил желание быть изображенным в соответствии с новой модой и вкусами. Но и сквозь эту жеманную рокайльную оболочку, томную позу элегантного придворного видна скрытая энергия и жадная заинтересованность жизнью.
Настроением глубокой, самой искренней личной скорби и величавой торжественности исполнено изображение Петра на смертном ложе (1725, ГРМ). Написанное как будто в один сеанс, как этюд, почти a la prima, оно дает нам яркое представление о манере письма художника. Виртуозными, легкими жидкими мазками, сквозь которые просвечивает красно-коричневый грунт (который почти всегда использовал Никитин), он пишет белую рубашку, желтоватую драпировку, синюю с горностаем мантию. На белую подушку ложатся розоватые отблески погребальных свечей. Экономично, с высочайшим профессионализмом использует здесь художник цвет грунта. Зеленоватые тени скользят по лицу, придавая ему выражение не спокойствия сна, а упокоения смерти. Петр был для Никитина не просто император, а человек ему близкий, чья смерть явилась для него огромной утратой. Под кистью мастера живописное произведение звучит как реквием.
Никитину приписывается и знаменитый портрет Петра в круге (ГРМ), хотя в его письме есть черты, вызывающие сомнение в принадлежности кисти этого художника. С другой стороны, трудно предположить, кто еще мог создать образ такой глубины, силы, величия и вместе — такого трагического духовного одиночества, кроме человека, близко знавшего императора и искренне любившего его? Из темного фона на нас надвигается «лик» Петра — круглое, несколько одутловатое лицо с таким трагическим выражением темных глаз под густыми черными бровями, что это и позволяет назвать его «ликом». Большинство исследователей связывает этот портрет с записью в «Походном журнале» от 3 сентября 1721 г.: «На Котлине острову перед литургией писал его величество персону живописец Иван Никитин». Если изображение Петра в круге действительно принадлежит кисти Никитина, нам скорее представляется, что оно могло быть исполнено в последний год жизни императора, омраченный болезнями, семейными невзгодами, впервые коснувшимися его взаимоотношений с Екатериной, а главное, невеселыми мыслями и прежде всего одной, непрестанно грызущей царя: на кого оставляет он эту «недостроенную храмину» — Россию.
Совсем недавно в научный оборот были введены еще два портрета Ивана Никитина — парадные изображения Петра и Екатерины, написанные им в Италии в 1717 г., подаренные от имени царя герцогу Козимо и обнаруженные во Флоренции В.Ю. Матвеевым в 1989 г. Оба портрета экспонировались на выставке «Произведения русских художников из итальянских собраний» в Русском музее в 1991 г. и воспроизведены (в цвете) в каталоге выставки. Годом ранее портреты были опубликованы в работе Н.В. Калязиной и Г.Н. Комеловой «Русское искусство петровской эпохи». Мнение их о том, что Никитин привез эти произведения из России, опровергает проводившая их технико-технологическое исследование (которое, кстати, выявило бесспорность руки Никитина) СВ. Римская-Корсакова. Ни тип холста (грубозернистого, джутового, который тогда не знали в России), ни двухслойный грунт (причем, нижний слой белый, на котором Никитин никогда не писал до Италии), а главное, ни сама техника письма (вместо привычного для петровских мастеров метода высветления) — в полутонах, по так называемому «оттененному грунту», известная именно в Венеции еще с XVII в., а у нас появившаяся только в середине XVIII столетия, не подтверждают первоначального предположения исследователей. Благодаря этой технике портреты и светлее, и наряднее других произведений Никитина. Парные портреты Петра I и Екатерины свидетельствуют о прекрасном знакомстве Никитина со схемой репрезентативного барочного общеевропейского портрета. Петр изображен в доспехах и с орденом Андрея Первозванного, Екатерина — в парчовом украшенном драгоценностями платье и с орденом св. Екатерины. Красные, подбитые горностаем мантии усиливают нарядность облика. Портреты вполне достойно представили в Европе и монаршую чету, и русского художника (см. об этом подробнее в докладе С.В. Римской-Корсаковой, сделанном на конференции, посвященной 250-летию со дня смерти Ивана Никитина, в Третьяковской галерее в январе 1993 г.).
Разделивший во всем судьбу своего знаменитого брата, от пенсионерства до ссылки в Тобольск, Роман Никитин возвратился в Москву в 1742 г. и прожил в ней до кончины в 1753 г. Помимо портретов он работал в декоративной живописи, известно, например, его участие в оформлении триумфальных ворот в Москве по случаю мира со Швецией (1721), в «подновлении» живописи ворот у Анненгофского дворца, в писании образов для московского Златоустовского монастыря. Сын его, Петр стал архитектором и работал под началом Растрелли.
С именем Романа Никитина в науке связывают два портрета, оба неподписных: Марьи Яковлевны Строгановой, урожденной Новосильцевой, второй жены «именитого человека» Григория Строганова (ГРМ), и портрет самого Григория Строганова (Одесский художественный музей).
Портрет М.Я. Строгановой датируется исследователями 1720-ми годами (между 1721 и 1724). Но вполне допустима и более поздняя дата. Само ее портретирование стало возможным только после 1722 г., когда с нее была снята опала: имя Строгановой связывается е окружением Евдокии Лопухиной и делом царевича Алексея. Она неслучайно облачена на портрете в старомосковское платье — узорное, шитое жемчугом и драгоценными камнями, отделанное кружевом на рукавах, и в коричневую шубу, шитую серебром и золотом, с меховой опушкой по борту. Однако головной убор ее, с виду напоминающий кокошник,— это модный в Европе высокий убор из плоеных кружев. На груди Строгановой — миниатюрный портрет Петра I в оправе с бриллиантами, «наградной знак», который уж никак не мог быть дарован Строгановой, когда она была в немилости. Портрет менее артистичен и свободен, чем портреты Ивана Никитина, но его архаизм еще более усиливается общим «старобоярским» покроем платья модели.
Портрет же Григория Дмитриевича Строганова (написан до 1715 г.) действительно архаичен. Исследовать его письмо крайне трудно из-за очень плохой сохранности верхнего красочного слоя. Несмотря на это мы можем оценить красоту красного кафтана с золотым позументом по борту и большими обшлагами и серебристое с золотом шитье камзола. Тщательно выписаны волосы пудреного парика, узор кружев, бриллианты оправы миниатюрного портрета Петра, прикрепленного к борту кафтана. Однако изображение статично, плоскостно, фигура как бы распластана по холсту как в парсуне. Лицо застыло, невыразительно, не несет в себе «живой жизни», хотя и столь подробно выписано. Мы ничего не можем «прочесть» в нем об этом «именитом» человеке, чрезвычайно богатом и не раз оказывавшем денежную помощь и всякие другие услуги самому царю. У него хватало средств и на строительство судов для успешного ведения Северной войны, и для коллекционирования древних рукописей, которых он был большой знаток. Весь портрет — лишь символ, знак его богатства и особости положения.
Роман Никитин вряд ли был художником, знаменующим новое направление в отечественном искусстве. Линию его брата Ивана продолжает не он, а художник, получивший образование в Нидерландах, — Андрей Матвеев (1701/1702—1739). Именно он обогатил отечественное искусство достижениями европейской живописной школы. Мы не знаем точно даты его рождения, ибо вычисляем ее только по исповедным книгам, нам неизвестны его родители и потому до сих пор неизвестно его отчество. Но достоверно, что его сестра была в штате прислуги Екатерины I, вот почему он был отправлен в 1716 г. в обозе царицы «на пятнадцатом году жизни», как сам указывал позже в своей челобитной, в Голландию перед последним знаменитым путешествием царской четы по Европе. В Голландии, в Амстердаме Андрей Матвеев учился у довольно известного художника-портретиста Арнольда Боонена, а с конца 1723 г. переехал «в Брабандию», в Антверпенскую Королевскую Академию художеств, еще овеянную славой Рубенса и всей фламандской школы XVII столетия, чтобы постигнуть тайны мастеров, создававших исторические и аллегорические картины. Здесь он остается после смерти Петра до 1727 г., т. е. до кончины своей покровительницы Екатерины I.
В архиве Антверпенской Королевской Академии художеств сохранился документ [JSfe 293 (16) о зачислении Андрея Матеева в ученики к некоему Сперверу 6 декабря 1723 г. под №18 (номера давались по возрасту)]: «Список учеников за 1691—1746 гг.». Фамилия Матвеева сначала писалась «MATSCHES», затем переправлена на «MATWJEFT».
Сохранились и документальные данные об одиннадцатилетнем пенсионерском периоде обучения Андрея Матвеева, счета, которые оплачивало русское государство за западноевропейское образование Молодого талантливого и целеустремленного живописца. Он учился и портретописи, и монументальной живописи. А по возвращении в Россию, освидетельствованный Каравакком, который отмечал, что Матвеев хорошо пишет «персону» и имеет больше «силу в красках, нежели в рисунке», был сразу же приглашен участвовать в создании живописных образов и общем оформлении Петропавловского собора. С 1730-го и по год смерти он первый русский художник, возглавляющий Живописную команду Канцелярии от строений (т. е. возглавляет все живописно-оформительские работы на главных строительных объектах Петербурга и его окрестностей помимо самостоятельного творчества). В Петропавловском соборе он выступает как инвентор, делает «модели», т. е. эскизы образов-картин, украшающих храм (не иконостас!) и, кроме того, «свидетельствует» вместе с «персонных дел мастером» Иваном Никитиным и архитекторами Трезини и Земцовым работы других художников. Непосредственно с его именем, как отмечалось, связывают картину «Моление о чаше», отличающуюся колористической цельностью и живописной мягкостью, и овальную композицию «Тайная вечеря» в сени над престолом.
В начале 1730-х годов Андрей Матвеев возглавляет живописные работы в «Сенацкой зале» здания 12 коллегий (теперь Петровский зал Санкт-Петербургского университета): вместе со своей артелью он пишет плафон зала —до сих пор в Петербурге это один из уникальнейших интерьеров 30-х годов XVIII в., чудом сохранившийся во времени. Плафон «Сенацкой залы», заключенный в большую лепную раму барочного стиля, представляет аллегорические фигуры: Премудрости в обществе Правды, Милосердия и Верности, гениев, держащих четыре картуша с гербами «первейших четырех государств Российской империи». Настенные семь панно изображают аллегории Совета, Резолюции, Любви к отечеству, Благородства, Милости, Добродетели и Великодушия.
Известно из документов, что Андрей Матвеев писал также батальные картины для Летнего дома, живописные работы для Петергофа, оформлял Аничковские и Адмиралтейские триумфальные ворота, к первым даже найден подписной рисунок-эскиз, изображающий «Венчание на царство» (1732, БАН).
До конца жизни художник занимается иконами церкви Симеона и Анны на Хамовой (Моховой) улице, построенной его коллегой и единомышленником, замечательным русским архитектором М. Земцовым и освященной в 1734 г. Ввиду слабого здоровья (а болел он с детства, и в голландских счетах мы находим плату «цырульнику», аптекарю, лекарю — за лекарства) Матвееву разрешено писать иконы дома — что было вопреки правилам — и долго еще после смерти художника продолжавший его дело Иван Вишняков составлял списки сделанного и несделанного.
Время жестоко обошлось с монументальными работами Андрея Матвеева: они погибли вместе с интерьерами, для которых предназначались (исключение составляет, как уже говорилось, сохранившийся полностью декор «Сенацкой залы»).
До нас дошло несколько станковых произведений живописца Первое из них — «Аллегория живописи». На ее обороте написано: «ТЩАН1ЕМ АНДР1ЕА MATBIE--BA: 1725: ГОДУ». «Аллегория живописи» — первое русское произведение станкового характера на аллегорический сюжет. Сама аллегория представлена в виде полуобнаженной женской фигуры, сидящей за мольбертом в окружении амуров, рассматривающих рисунок, среди предметов, символизирующих науку и искусства (глобус, гипсовый бюст для штудий и пр.), Летящей в облаках в шлеме и с копьем Минерве — своей модели, художник, то бишь Аллегория живописи, придает на холсте черты самой Екатерины I. Такая метаморфоза не должна удивлять, если вспомнить, что Матвеев послал, видимо, именно это произведение императрице с челобитной, содержащей просьбу продлить его обучение после смерти императора, для чего ему необходимо было продемонстрировать свое мастерство. Это было в духе времени.«... Нечто от плода учения моего ради показания моего рачения к сему художеству...»,— писал он в челобитной.
Небольшого формата картина несет в себе отпечаток фламандской школы позднего барокко и выявляет большое колористическое дарование художника. Живопись, в отличие от никитинской, тонкая, прозрачная, не щетинной, а беличьей кистью, красочный слой тонко нанесен на грунтованную паркетированную доску.
Многие исследователи отмечали недостатки «Аллегории...» — погрешности в рисунке, отсутствие живописного единства — и обвиняли Матвеева в подражании то Клаасу ван Схору, то Якобу де Биту. Многие искали в картине черты, родственные нидерландским художникам, с определенной целью—найти имя учителя Матвеева. Но даже и сегодня, когда это имя известно и не совпадает с именами названных знаменитых и модных живописцев того времени, нельзя не увидеть сходства «Аллегории живописи» с картинами Адриана ван дер Верфа, что заметил еще А.Н. Бенуа. Это сходство прослеживается и в несколько пестром колорите, и в заглаженной манере письма, и даже в некоторой слащавости общего впечатления. Написанная через год с небольшим обучения в Академии картина Матвеева, естественно, не свободна от ученичества и подражательности. Не случайно после шести лет занятий у Арнольда Боонена (а именно он был его учителем в Амстердаме), портретиста по преимуществу, Матвеев отправился учиться в Антверпенскую Академию: России нужны были художники широкого профиля, что нашло отражение в предписаниях самого Петра. Кроме того, в протестантской Голландии все-таки не было столь благоприятной почвы для развития (и обучения) религиозной и аллегорической живописи, иное дело — в католической Фландрии.
При всех недостатках не увидеть в «Аллегории...» того, что отличает ее от произведений иностранных мастеров, нельзя. В ней нет блеска ван дер Верфа, но есть большая теплота и задушевность, искренность молодого художника, пришедшего из огромной страны с едва зародившимися «художествами» в том смысле, как их понимали в Европе. И вместе с робостью ученика, восхищенного открывшимся ему миром новой живописи, в картине есть и гордость за собственное искусство. Ведь в этой небольшой картине, с сюжетом чрезвычайно банальным для Европы, русский художник видел цель и смысл, мечту, почти не скрытую иносказанием аллегории: Минерва (Екатерина I) благожелательно и заинтересованно смотрит на музу живописи, спокойно и уверенно сидящую перед мольбертом. Это не просто аллегория искусства — в ней выражена надежда на будущее всей русской культуры. Маленькая аллегорическая картинка с незамысловатым сюжетом стала, таким образом, вехой на пути освоения русским искусством общеевропейского «языка», соединив в себе новую европейскую науку с серьезностью и искренностью национального чувства. Портретная традиция к этому времени уже сложилась Ш с «Аллегории живописи» Матвеева начинается развитие станковой картины — в европейском понимании этого слова.
Матвееву же принадлежит и небольшой этюд (ГРМ), изображающий Венеру с Амуром, — доказательство хорошо усвоенных уроков в духе Пуссена. Поколенная полуобнаженная фигура Венерыповернута вправо, голова ее склоняется к Амуру, которого она обнимает правой рукой. На левое плечо ее накинут желтый плащ. Рисунок не имеет погрешностей, строго выверен; в нем чувствуется добротность академической выучки. Манера письма тонкая, деликатная.
Но самым интересным из оставшегося наследия Андрея Матвеева являются его портреты. Первый из них —портрет Петра в так называемой немуаровой ленте — долго числился за Карелом де Моором, голландским живописцем (возможно, у него брал уроки Андрей Матвеев будучи в Амстердаме), который в 1717 г. писал парные портреты Петра и Екатерины. Матвеевский портрет, возможно, исполнявшийся молодым художником как вольная копия с Моора, хранился в XIX в. в Романовской галерее Зимнего дворца и упоминался в дворцовых описях до 1859 г. Затем указания о нем исчезают, и уже в 1872 г. в каталоге А.А. Васильчикова он представлен как портрет кисти Карела де Моора. Таковым он фигурировал и на Таврической выставке 1905 г. у СП. Дягилева. Сравнительный анализ портретов, гравюрных изображений, а главное, анализ и технико-технологическое исследование портрета Екатерины Карела де Моора 1717 г., (того самого, парного Петру), купленного Эрмитажем в 1956 г., показавшее совсем другой, «мооровский» почерк, внесло ясность в создавшуюся ситуацию. (Не можем не выразить удивления, что никого из музейных работников не насторожил даже такой факт, что эрмитажный «Петр», считавшийся в XX в. произведением Моора, даже по размеру не подходит к «парному» портрету Екатерины.) Обнаружение же на аукционе «Русское искусство» в Париже в 1982 г. подписного и датированного портрета Петра I кисти Карела де Моора стало безоговорочным и окончательным доказательством принадлежности портрета Петра I в Эрмитаже Андрею Матвееву. Портрет Карела де Моора был вывезен из России в середине XIX в. При устройстве экспозиций Эрмитажа по школам, в котором Николай I, считавший себя знатоком живописи, принимал самое живое участие, мооровский портрет уже, видимо, не могли найти, и Бруни (вряд ли преднамеренно, но, несомненно, оценивший профессионализм исполнения) принял (и представил) матвеевское произведение как портрет знаменитого голландца (о запутанной, почти детективной истории атрибуции этого портрета см.: Ильина Т.В., Римская-Корсакова СВ. Андрей Матвеев. М, 1984).
По возвращении в Россию Андрей Матвеев почти сразу же получает заказ от князя Голицына на парные портреты князя и его жены (подписные и датированные 1728 г., частное собрание И.В. Голицына в Москве).
Оба портрета исполнены в традиционной, знакомой еще по Преображенской серии, композиции живописного овала в прямоугольнике. Иван Алексеевич Голицын, брат известного деятеля первых лет петровского царствования Б.А. Голицына, стольник царя Ивана Алексеевича, был малозанятной личностью и вряд ли заинтересовал художника, хотя он и пытался несколько романтизировать свою модель, облачив ее в латы и накинув красный плащ. Зато Анастасия Петровна Голицына, урожденная княжна Прозоровская, статс-дама и «князь-игуменья Всепьянейшего сумасброднейшего собора», привлеченная в 1718 г. по делу царевича Алексея и битая батогами, а через несколько лет (1722) вновь приближенная Екатериной, давала большую пищу для размышлений художника.
В 1728 г., когда создавался портрет, Анастасии Петровне было уже очень много лет. Исследователи, писавшие об этом портрете, считали, что Матвееву удалось передать характер модели — «бабы пьяной и глупой». Думается, что характеристика Матвеева значительно богаче. При всей парадности и роскоши аксессуаров (красное платье, сколотое золотой брошью, драгоценные камни застежки, скрепляющей коричневую бархатную накидку-плащ, бриллиантовая оправа миниатюры с изображением царя) на портрете представлена женщина, прожившая жизнь, полную унижений. По воле Петра она была шутихой Екатерины I, и приходо-расходные книги «кабинетным суммам» пестрят упоминаниями имени княгини Голицыной: «Будучи в Ревеле дано по приказу господина вице-адмирала Настасье Голицыной, что ее по рукам били, 10 червонных» (1715); «В Шверине царское величество пожаловадо княгине Настасье Голицыной за вытье 20 червонных» (1716); «1722 год. Настасье Голицыной за то, что она перед их величеством плакала, 15 червонных»; «1725 год. Октября в 19 день. В вечернее кушанье указало ее величество государыня императрица пожаловать светлейшей княгине Голицыной 15 червонных, за которые червонные выпила она большой кубок виноградного вина; в тож числе положено в другой кубок 5 червонных, которой она не выпила, и оные червонцы отданы муншенку...» и т. д.
Ни Петр, ни Екатерина не могли, видимо, до конца простить шутихе Голицыной ее участие в деле с царским сыном. Только когда уже не было в живых ни императора, ни императрицы, в недолгий срок единовластия Меншикова и менее, чем за месяц до его падения — 17 августа 1727 г., княгине Голицыной возвратили ее доходы. И стал, естественно, возможен заказ на парные портреты.
Андрею Матвееву удалось передать в лице Голицыной выражение недоумения, обиды и жалобы. Взгляд ее представляется не надменным, как пишут некоторые исследователи, а грустным и усталым, в лице — тончайшая смесь брюзгливости и почти детской незащищенности, и это тем удивительнее, что сохранена схема парадного портрета: разворот плеч, гордо посаженная голова, необходимые аксессуары одежды. Не осуждение, а сочувствие к изображенной модели передал нам художник. И в целом создается не категорическая характеристика, а как бы приглашение к размышлению.
Самое известное станковое произведение Матвеева — «Автопортрет с женой», предполагаемо датируемый 1729 г. (ГРМ). Художнику на нем не более 27 лет, а Ирине Степановне, дочери кузнечного мастера С. Антропова,—15 или 17. «Автопортрет с женой» был подарен Академии художеств в 1808 г. сыном художника, В. Матвеевым. Это произведение занимает выдающееся место в истории русского портрета благодаря не только своим художественным достоинствам. Матвеев первый из русских художников создал поэтический образ дружественного и любовного союза — непреходящей общечеловеческой ценности. Старомосковское искусство не решалось затрагивать сокровенные чувства.
Композиция «Автопортрета с женой» проста, но весьма продуманна. Фигуры размещены по центру прямоугольного холста. Портретируемые смотрят спокойно и благожелательно. Мужчина будто выводит свою жену вперед и поворачивает ее к зрителю. Это круговое движение как бы прерывается, точка ставится благодаря жесту правой руки женщины, поднятой к груди. Эта пауза специально вносится художником, чтобы зритель остановил свой взгляд на женском лице. Диагональное движение от правого плеча женской фигуры, которой легко касается мужская рука, ведет к нижнему правому углу полотна, где руки встречаются. Кажется, что художник выведет жену вперед, в центр пространства картины, а сам отойдет на задний план. Мастеру удалось создать портрет, в котором и композиция, и рисунок, и колорит, выдержанный в красновато-коричневой и серо-зеленой простой и благородной гамме, подчинены единому замыслу. Представляется не случайным, что Андрей Матвеев написал подобный двойной портрет — ведь за 11 лет жизни в Нидерландах он мог неоднократно видеть и изучать великолепные произведения этого жанра: знаменитые полотна Рубенса и Иорданса, ван Дейка и Рембрандта. В матвеевском портрете нет искрящегося задора автопортрета Рембрандта с Саскией на коленях, нет роскоши костюмов и любования моделью, как в автопортрете Рубенса с Изабеллой Брандт, нет в нем и семейственной добродетельности подобных двойных портретов ван Дейка. Задушевность и простота, доверчивость и открытость, необыкновенное целомудрие и душевная чистота — главные его черты. Живопись Матвеева, прозрачная, «плавкая», с тончайшими переходами от изображения к фону, нечеткими светотеневыми градациями и как бы растворяющимися контурами, богатая лессировками, в этом произведении достигает совершенства и свидетельствует о полном расцвете творческих сил художника.
Сомнения некоторых исследователей в правильности определения моделей как изображения художника и его жены и выдвигающих версию об Анне Леопольдовне и принце Антоне Ульрихе Брауншвейтском (Н.М. Молева), никак не подтверждаются ни иконографически, ни документально (см. об этом подробнее в указ. соч. Ильиной и Римской-Корсаковой).
Кисти Андрея Матвеева принадлежит и портрет доктора Ивана Ацаретти (Аззарити) из русского собрания Эрмитажа, по сравнительно недавней атрибуции. К сожалению, многие приписываемые ранее Матвееву портреты отведены от него в настоящее время (портрет Петра П, Анны Леопольдовны и др.). За последнее десятилетие найдено много икон круга Андрея Матвеева и его школы, дающих прекрасное представление об иконописи XVIII в., несомненно, достойной страниц специального исследования.
Таким образом, Иван Никитин и Андрей Матвеев были первыми русскими живописцами, прошедшими высокопрофессиональную школу общеевропейской выучки. Обмирщение, которого добивался Петр во всех сферах русской жизни, произошло в искусстве первой четверти XVIII в. в значительной степени благодаря усилиям этих мастеров. Андрей Матвеев, кроме того, встав во главе Живописной команды Канцелярии от строений, не только умело организовал работу в области монументально-декоративной живописи на всех основных архитектурных объектах Петербурга и его окрестностей, но и сумел превратить Живописную команду в настоящую художественную школу, имевшую влияние на все национальное искусство того времени, и подготовить таких живописцев, как Иван Вишняков и Алексей Антропов, творчество которых явилось своеобразным мостом к расцвету художеств во второй половине столетия.